Théâtres en liberté du xviiie au xxe siècle. Genres nouveaux, scènes marginales ?

Actes du colloque international organisé les 31 mai et 1er juin 2013 par Valentina Ponzetto à l’Université de Genève avec le soutien du Fonds National de la recherche Suisse ; publiés sous la direction de Valentina Ponzetto (FNS / Université de Lausanne) avec la collaboration de Sylvain Ledda (CÉRÉdI – EA 3229)

Comité scientifique :
Éric Eigenmann (Université de Genève), Sylvain Ledda (CÉRÉDI, Université de Rouen), Valentina Ponzetto (FNS / Université de Lausanne).

Nous remercions sincèrement :
- Le Fonds National de la Recherche Suisse
- La Faculté de Lettres de l’Université de Genève
- Le Département de Langue et Littérature Françaises modernes de l’Université de Genève
- Le CÉRÉdI de Rouen
- Éric Eigenmann (Université de Genève)
- Patrizia Lombardo (Université de Genève)
- Florence Naugrette (Université Paris-Sorbonne)
- Gisèle Seginger (Université Paris-Est Marne-la-Vallée)
- Olivier Bara (Université de Lyon 2, IHRIM)
- Jean-Claude Arnould (CÉRÉdI, Université de Rouen)
- Hélène Hôte (CÉRÉdI, Université de Rouen).

Théâtres en liberté du XVIIIe au XXe siècle. Genres nouveaux, scènes marginales ?

Introduction

Introduction

Valentina Ponzetto


Texte intégral

1La nouveauté, la fantaisie, l’expérimentation passent souvent par les marges. La liberté d’expression, pour pouvoir s’épanouir, a parfois besoin d’emprunter des chemins de traverse, clandestins, confidentiels, privés, cachés sous l’apparence discrète de quelque mode mineur. Différentes formes d’impositions, d’interdits, d’obstacles et de contraintes pèsent sur tous les artistes et sur les dramaturges en particulier à cause de la nature même du théâtre, qui est un art vivant et une expérience collective, où au texte littéraire s’ajoute la dimension complexe de la représentation. Outre la censure, particulièrement sévère envers un art performatif, qui s’adresse à une assistance diversifiée et qui est souvent perçu comme potentiellement dangereux, il faut tenir compte des impératifs de l’industrie du spectacle, de ses exigences économiques, de ses stratégies de positionnement par rapport aux goûts du public, de ses multiples contraintes liées aux aspects matériels de la représentation, tels que les théâtres en tant que salles de spectacle et institutions, les comédiens, les décors.

2Ce recueil, issu d’un colloque organisé à l’Université de Genève les 30 mai et 1er juin 2013, se propose d’explorer des formes de théâtre éloignées de la « pratique scénique dominante1 », en retrait par rapport à celle-ci, et cependant en dialogue critique avec elle. La notion d’écart et de marge par rapport aux codes théâtraux en vigueur nous a paru pertinente et fédératrice pour saisir d’un côté une forme de critique en action par rapport à l’esthétique dominante, de l’autre le surgissement d’expériences autres, alternatives, sous-estimées et méconnues, dont les innovations et les apports ont pourtant fini dans plus d’un cas par se frayer un chemin vers les feux de la rampe des scènes institutionnalisées. Les innovations esthétiques, artistiques et génériques nées au sein des circuits officiels étant depuis longtemps connues et reconnues, il nous a paru nécessaire de diriger nos recherches en dehors de ces circuits, vers des formes de théâtre plus confidentielles, parfois intimes et hors circuit commercial, parfois simplement à la lisière la moins rentable de celui-ci, donc marginales, libérées du moins en partie des contraintes qui vont de pair avec l’officialité et la visibilité. Nous avons voulu nous interroger sur l’effet de cette liberté sur la création, ainsi que sur les rapports et les échanges continuels qui s’établissent entre les scènes de la marge et celles du « centre » par rapport auquel elles se définissent.

3Certes, la notion de marge est elle-même relative et mouvante, puisqu’elle ne se caractérise que par rapport à une norme, à une majorité, à un standard dominant. Normes et marges évoluent donc de concert avec les changements socio-culturels du contexte environnant. Ainsi c’est surtout cet élément d’écart dialectique que nous avons voulu explorer : quelles formes de liberté expressive sont permises par le statut marginal d’une scène de théâtre ? Quels usages concrets ont été faits de ces marges de liberté ? À quels besoins ces usages répondent-ils ? Pourrait-on trouver des dénominateurs communs qui réuniraient les genres littéraires et les expériences artistiques nés de ces tentatives, malgré les différences de conditions institutionnelles, sociales et culturelles de leurs cadres de production et de première réception ?

4L’expression de « théâtre en liberté » que nous avons choisie comme bannière de ralliement nous a paru représentative, plus que par son appel à une vague liberté des théâtres, par sa référence au titre du recueil protéiforme du Victor Hugo de l’exil, où règnent le mélange des genres, l’ironie parodique, l’indifférence affichée à l’égard des pratiques du théâtre classique et une volonté indomptable de lutter contre toute sorte d’assujettissement. Un recueil composé de pièces « jouables seulement à ce théâtre idéal que tout homme a dans l’esprit » : « comédies où l’on meurt, […] tragédies où l’on ne meurt pas2 », ou tout simplement œuvres inclassables, pour lesquelles « il faudrait trouver une rubrique nouvelle pour [les] distinguer de tout ce qui a été fait jusqu’à présent pour la scène3 ». Il semble dès lors approprié d’appeler « théâtres en liberté », au pluriel, notre objet d’étude : des formes de théâtralité qui se voudraient et seraient largement différentes de « tout ce qui a été fait pour la scène », faisant la part belle à l’expérimentation, répondant à une logique autre que commerciale, qu’elle soit d’éducation, de pur loisir ou de recherche artistique, et enfin se positionnant explicitement comme une alternative aux scènes institutionnelles et consacrées. Si l’expression de « scènes alternatives » qui figurait au titre original du colloque peut sembler trop connotée par son application aux avant-gardes, ou, plus près de nous, à la scène indépendante, surtout musicale, il n’en est pas moins vrai que les alternatives offertes par les scènes mineures, marginales, en retrait, nous ont paru mériter d’être interrogées sous plusieurs angles et sur une longue durée. Il est temps de considérer, en effet, que marginalité créative et désengagement institutionnel ne sont pas l’apanage exclusif des xxe et xxie siècles. Comme le rappelle Sylvie Jouanny dans son introduction au volume Marginalités et théâtres, ces phénomènes ne se limitent « ni aux années de l’absurde ni à quelques écrivains exclus ni à quelques œuvres ponctuelles4 ».

5Dans cette perspective, nous avons choisi de privilégier corpus et formes de théâtralité fort peu connus, nous inscrivant dans une tradition critique relativement récente, mais consolidée. L’intérêt pour les théâtres habituellement considérés comme « mineurs » et marginaux, longtemps méconnus par la critique littéraire, s’est en effet largement développé au cours de ces dernières années, imposant une nouvelle vision plus décloisonnée de l’histoire littéraire et des études théâtrales. Pour le xviiie siècle on citera notamment l’étude inaugurale de Martine de Rougemont sur La Vie théâtrale en France au xviiie siècle5, puis les travaux pionniers et fondamentaux de David Trott sur les théâtres des boulevards et les spectacles de la foire d’une part, sur les théâtres de société de l’autre6. Ces deux formes théâtrales minorées et méconnues, l’une ouverte au grand public et de plus en plus institutionnalisée, l’autre privée et confidentielle, ont donné naissance à de nouveaux objets de recherche. Les études sur les théâtres de la foire ont été reprises depuis plus de dix ans par Françoise Rubellin, qui a approfondi en particulier l’étude du vaudeville du xviiie siècle et du genre de la parodie dramatique d’opéra7. L’exploration du domaine intime et largement privé des théâtres de société et des théâtres d’éducation, théâtres qui attendent encore de (re)trouver la place qu’ils mériteraient dans le champ littéraire, a été vraiment lancée par les études fondatrices de Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval : Madame de Genlis et le théâtre d’éducation au xviiie siècle (1997) et Le Théâtre de société : un autre théâtre ? (2003), suivies notamment par un colloque co-organisé avec Dominique Quéro, Les Théâtres de société au xviiie siècle8. Ces travaux ont eu le mérite d’ouvrir à la recherche un nouveau champ d’études, qui cependant demande encore à être approfondi, enrichi de nouveaux corpus, et surtout élargi au xixe siècle. Même après la coupure traumatique de la Révolution et de l’Empire, en effet, de très nombreux particuliers furent atteints de « théâtromanie » tout autant que leurs prédécesseurs d’Ancien Régime. Témoin le colloque très riche mais jusqu’à présent unique organisé en 2008 par Jean-Claude Yon et Nathalie Le Gonidec à l’Abbaye de Royaumont : Tréteaux et paravents : le théâtre de société au xixe siècle9. Le présent volume se propose, entre autres, d’apporter une contribution dans ce dernier domaine, avec une section intégralement consacrée aux théâtres de société d’Ancien Régime, et plusieurs contributions qui suivent comme un fil rouge l’évolution du proverbe dramatique, genre largement présent sur les scènes de société pendant tout le xixe siècle, et qui offre donc un point de vue privilégié sur ces pratiques.

6En ce qui concerne les répertoires, les « petits genres », autrefois négligés par les études littéraires et par les théoriciens du théâtre, ont été largement réévalués, dans un éclatement salutaire des hiérarchies aristotéliciennes. Sans prétendre à l’exhaustivité, on pourra citer des exemples de travaux récents qui ont montré l’intérêt d’une telle perspective, comme ceux d’Olivier Bara sur l’opéra-comique10, de Françoise Dubor sur le monologue fumiste de la fin du xixe siècle11, de Roxane Martin et Hélène Laplace-Claverie sur la féerie12, ou de Jennifer Ruimi sur la parade de société13. Des genres aussi opposés que le vaudeville14, très populaire, ubiquitaire sur les scènes pendant tout le xixe siècle, mais dévalué par la critique, qui le percevait comme un sous-produit d’« industrie littéraire », et les scènes historiques15, phénomène circonscrit aux années 1825-1830 et à la publication en volume ou en revue, mais essentiel dans l’élaboration de l’esthétique romantique, ont attiré l’attention des chercheurs. De notre côté, nous avons choisi de privilégier, au sein des petits genres, les créations nouvelles conçues spécifiquement pour des scènes non institutionnelles, et qui donc répondaient mieux au critère de marginalité par rapport à des genres comme la féerie, l’opéra-comique ou le vaudeville qui, au xixe siècle, possédaient leur propre théâtre privilégié. Nous avons ainsi souhaité contribuer au processus de révision et de remise en perspective de la conception du panorama des genres et des répertoires, repoussant encore les limites d’un tableau qui n’a pas cessé d’évoluer au cours des dernières années. On s’interroge aujourd’hui non plus sur la hiérarchie et la classification des genres, mais plutôt sur les rapports d’interdépendance que les genres entretiennent les uns avec les autres et sur leurs transformations16. À la dialectique entre « grands » et « petits » genres, entre genres nobles et consacrés et genres populaires, nous avons voulu ajouter des genres certes petits, mais surtout hors-normes et hors-classe, dont la marginalité n’exclut pas un certain statut privilégié, comme les pièces conçues pour les maisons d’éducation, les proverbes dramatiques avec leur bagage aristocratique et mondain, les « pièces à lire » avec leur parfum poétique de théâtre « d’auteur » et d’essai.

7La notion d’horizon d’attente du public, issue de l’esthétique de la réception de Jauss17, représente également un facteur déterminant et désormais incontournable, d’autant plus pour les études théâtrales, qui doivent tenir compte du public attendu ou effectif des spectacles, de ses origines sociales, de sa fréquentation des salles, de ses réactions, de ce qu’il souhaite comme de ce qui le scandalise. Il s’agit donc de prendre en compte les facettes multiformes du monde des spectacles tel qu’il se présentait à des époques données, même – ou surtout – celles qui ont été occultées, avec la distance historique, par les canons établis : chefs d’œuvres littéraires, auteurs adoubés par la tradition scolaire, théâtres officiels18.

8D’autre part, l’étude des « scènes marginales », privées ou publiques, réelles ou fantasmées, participe du débat toujours d’actualité sur la question du « jouable », du « représentable » ou du « théâtralisable19 ». L’enjeu est toujours le rapport entre l’imagination créatrice des auteurs et ce qui est considéré recevable sur scène pour des raisons techniques, financières, esthétiques ou morales et selon les différents contextes historiques et culturels.

9Plutôt que de privilégier un genre ou un courant littéraire, une époque historique circonscrite ou un type particulier de rapport avec le public, le pari que nous avons voulu relever avec ce volume consiste à interroger plusieurs formes de liberté d’expression issues de la marge, plusieurs réponses à des besoins nouveaux dans le panorama théâtral, dans une perspective trans-générique et trans-séculaire. L’empan chronologique retenu est donc relativement ample. Il s’étend sur presque trois siècles, depuis les dernières années du xviie siècle, époque de la plus rigoureuse classification et organisation du théâtre selon les dictats de l’esthétique classique, jusqu’au milieu du xxe, avec ses avant-gardes prônant un éclatement systématique des catégories reçues.

10La liberté recherchée comprend de multiples aspects. Liberté esthétique d’abord, affranchissement ou contournement des règles imposées par la codification des grands genres, la tragédie, la comédie, puis le drame. Liberté du système des privilèges aussi, qui, se fondant sur la classification des genres littéraires et sur des éléments distinctifs de leur esthétique facilement reconnaissables, impose en réalité un monopole économique de droits d’exploitation pendant la plus grande partie de la période étudiée, c’est-à-dire jusqu’en 1864, exception faite pour une suspension éphémère pendant la période révolutionnaire. Octroyée par la Révolution avec le décret de l’Assemblée Constituante du 13 janvier 179120, la liberté des théâtres est rapidement révoquée par Napoléon en 1806, pour n’être rétablie que sous le Second Empire par le décret du 6 janvier 186421. Même cette libéralisation, cependant, ne va pas sans restriction. D’une part, les subventions de l’État sont maintenues « pour les “théâtres qui paraîtront particulièrement dignes d’encouragement”, ce qui crée une situation de privilège des salles subventionnées par rapport aux théâtres entièrement privés22 », comme l’a fait remarquer Geneviève Faye. D’autre part, la censure reste en vigueur. Ainsi la libéralisation accordée est d’une nature essentiellement commerciale, concernant le choix des répertoires, du tarif des places et des abonnements, des contrats du personnel, tandis que la liberté d’expression proprement dite est maintenue sous tutelle. Redoublant l’emprise économique et institutionnelle du pouvoir, la censure préalable reste en effet solidement en place jusqu’en 1906, abolie uniquement de manière momentanée lors des révolutions (en 1791, 1830, 1848, 1870), et souvent rétablie de facto avant même d’être réintroduite par la loi23. Elle implique que tout directeur de théâtre, après avoir accepté une pièce, doit en soumettre le manuscrit au comité de censure du ministère de l’Intérieur, qui en juge surtout selon des critères moraux et politiques, traquant toute atteinte aux bonnes mœurs, aux institutions et surtout à la religion ou au gouvernement. Le rapport des censeurs peut être favorable, défavorable, ou suspendu sous réserve de coupures et corrections de la part des auteurs. Comme la remise des manuscrits, et donc a fortiori celle des rapports, se fait avec des délais très courts, environ deux semaines avant la répétition générale, alors que les frais de mise en scène ont déjà été engagés, la censure devient un moyen de pression puissant, et les directeurs des théâtres ont intérêt à défendre aux auteurs toute résistance aux modifications demandées24. Aussi la censure préalable se double-t-elle d’une forme d’autocensure pratiquée en amont par les dramaturges ou par la direction des théâtres. D’où l’intérêt pour notre propos des formes de théâtre qui ne se destinent pas à la représentation sur des scènes publiques. Ce même critère de retrait des scènes publiques, ou à la rigueur des scènes principales, détermine aussi une libération des contraintes matérielles et techniques de la scène et des impératifs de l’industrie du spectacle, qu’il s’agisse de faire recette, ou de se soumettre à la volonté, voire aux caprices, des directeurs de théâtre et des comédiens.

11Ce sont donc les scènes les plus en retrait qui ont retenu notre attention. Selon leur rapport avec le public on pourra les classer en trois catégories. Premièrement, les scènes publiques mais nouvelles, mineures, propices à l’expérimentation formelle, se positionnant en marge des scènes instituées aussi bien dans la hiérarchie des spectacles que dans la géographie urbaine, comme les panoramas et dioramas (Ioan Pop-Curşeu), les cabarets-théâtre (Marine Wisniewski), les scènes d’avant-garde (Ștefana Pop-Curşeu). Ensuite les scènes privées des théâtres de société et d’éducation (Christine Mongenot et Jennifer Ruimi), où les représentations, ouvertes à un public préalablement sélectionné et non payant, ont lieu dans des espaces privés et sont en général portées par un personnel artistique amateur25. Les frontières entre la première et la deuxième catégorie peuvent d’ailleurs s’effriter dans les cas de représentations organisées selon les modalités des théâtres de société mais ouvertes à un ensemble de spectateurs plus vaste et moins sélectionné, comme dans le cas étudié ici du théâtre de Sade à Charenton (Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval). Enfin les scènes qu’on pourra considérer comme fantasmées, projetées, dématérialisées, qui sont supposées ou suggérées par les pièces publiées en volume ou en revue et non destinées à une représentation, du moins dans un futur immédiat et programmé. C’est le cas des formes de théâtre dit « à lire » qui fleurissent au xixe siècle du Spectacle dans un fauteuil de Musset au Théâtre en liberté de Hugo, en passant par les « romans dialogués » et « nouvelles dialoguées » de George Sand, le Théâtre de poche de Gautier, ou les cas de Mérimée et de Richepin étudiés dans ce volume (Amélie Calderone et Hélène Laplace-Claverie).

12Dans tous les cas, les échanges et les transferts avec les scènes officielles demeurent une constante et un facteur d’enrichissement mutuel, qu’il s’agissait d’éclairer. Sans tomber dans une vision téléologique de l’histoire littéraire ou dans une anachronique glorification du « progrès », il nous a semblé évident que les innovations, les expérimentations, les hybridations et les tentatives proposées sur les scènes mineures et marginales grâce aux multiples formes de liberté que celles-ci peuvent offrir ont souvent eu des répercussions importantes sur les scènes principales. Elles ont réellement contribué, dans une proportion jusqu’à présent trop souvent ignorée, à l’évolution de l’esthétique théâtrale, des goûts du public, des pratiques de la représentation.

13Le surgissement de nouveaux genres littéraires a tout particulièrement retenu notre attention comme une composante importante de ce renouveau théâtral. Les contributions du volume s’intéressent ainsi d’abord au proverbe dramatique, genre souple et polyvalent qui naît justement à la fin du xviie siècle et qui accompagne avec son évolution toute la période choisie. Il est exploré dans sa fonction pédagogique, avec le théâtre d’éducation de Madame de Maintenon (Christine Mongenot), dans son avatar principal, celui de divertissement de société, avec Carmontelle (Frank Lestringant), Théodore Leclercq et d’autres auteurs moins connus du premier xixe siècle comme Étienne Gosse ou Jean-Baptiste Sauvage (Valentina Ponzetto), dans les premières tentatives de définition et de théorisation qui accompagnent notamment son succès dans les années 1830 (Valentina Ponzetto et Sylvain Ledda), et dans la réinterprétation parodique et décalée qu’en fournit Jean Richepin à la fin du siècle, après les succès de Musset à la Comédie Française dans les années 1850 (Hélène Laplace-Claverie). D’autres genres inventifs, subversifs, parodiques, sont proposés par le même Richepin dans son recueil de 1896 significativement intitulé Théâtre chimérique. Parodie et subversion caractérisent également le genre de la parade, qui se développe, quant à lui, au xviiie siècle (Jennifer Ruimi). Or, cette vocation parodique, joyeusement irrévérencieuse, qu’on rencontre comme un fil rouge, en tant qu’élément principal ou secondaire, dans plusieurs des corpus examinés, ne saurait surprendre. Elle est non seulement une manifestation de la liberté d’expression de ces répertoires, mais aussi de leur caractère de réflexion critique en acte sur d’autres genres plus en vue, car, selon le mot de Daniel Sangsue, la « relation parodique » est toujours aussi une relation critique26. Dans un rapport non moins intéressant, et qui d’ailleurs n’exclut pas une dimension parodique, d’autres genres se présentent comme la nouvelle forme actualisée de genres anciens et disparus, hérités du Moyen Âge. C’est le cas de la « moralité », reprise par Mérimée avec Les Deux Héritages (Amélie Calderone), mais aussi par Théophile Gautier avec Une larme au diable ou par Alexandre Dumas avec Don Juan de Maraña, ou de la « sotie » qui revit sous d’autres noms dans le théâtre surréaliste et dadaïste (Ștefana Pop-Curşeu).

14L’architecture du volume suit un ordre chronologique, du tournant entre xviie et xviiie siècles, au moment où se développe le proverbe dramatique et où le théâtre d’éducation s’inscrit parmi les pratiques pédagogiques fondamentales de la Maison Royale de Saint-Cyr, jusqu’à l’expérience des « cabarets Rive-Gauche » des années 1950. Au sein de cette diachronie longue, l’ouvrage se construit selon trois grands axes de réflexion orientés chacun selon des affinités de pratiques scéniques ou de préoccupations esthétiques.

15La première partie étudie les théâtres de société d’Ancien Régime, cette face cachée et longtemps méconnue de la vie théâtrale, dont l’importance, notamment au xviiie siècle, commence à se faire jour grâce à l’évolution de la perception du champ littéraire qui a eu lieu au cours des dernières décennies.

16Les deux premières contributions présentent deux facettes fort différentes et cependant complémentaires de ce genre protéiforme qu’est le proverbe dramatique. Avec l’étude des quarante courts proverbes pédagogiques composés probablement entre 1692 et 1700 par Madame de Maintenon pour l’instruction des demoiselles de Saint-Cyr, Christine Mongenot montre comment, dès ses origines, ce genre nouveau se prête à véhiculer un enseignement moral et s’inscrit dans la pratique du théâtre pédagogique. Cependant, à la différence du théâtre des collèges, illustré principalement par les jésuites et fondé sur des genres et des modèles tirés de l’Antiquité gréco-latine27, les proverbes « maintenoniens » s’annoncent résolument modernes : ils recyclent un matériau populaire, pour ainsi dire galvaudé, qui ne requiert pas de connaissances approfondies au préalable et qui était déjà largement exploité dans les jeux de société des milieux précieux et mondains. Ainsi d’un côté ils marquent la transposition dans une écriture pédagogique de formes teintées d’oralité et issues d’une mondanité galante, de l’autre ils proposent des modèles de conduite modernes, sécularisés, qui facilitent l’identification et l’application concrète dans la conduite de leurs destinataires. À ce premier intérêt du corpus s’en ajoutent deux autres. D’abord son application, nouvelle pour l’époque, au sein d’une pédagogie déclinée au féminin, qui impose des thèmes, des effets de réel et des enseignements moraux adaptés aux jeunes filles et intégrés à un plus vaste projet éducatif. Ensuite son rayonnement, aujourd’hui mal connu et presque insoupçonnable étant donné que la première publication des Proverbes inédits de Madame la Marquise de Maintenon édités par Monmerqué date de 1829. Les recherches dans les correspondances et les sources archivistiques menées par Christine Mongenot ont mis à jour d’autres circuits de diffusion, via des copies manuscrites, qui assurent une transmission et une pratique ininterrompue de ce répertoire jusqu’à la Révolution.

17Un tout autre aspect du proverbe dramatique de société, celui du pur divertissement, de l’improvisation, du plaisir festif et du jeu au double sens ludique et dramatique du terme, est mis en avant par Frank Lestringant avec son étude de l’œuvre de Carmontelle. Écrits pour les loisirs de l’entourage du duc d’Orléans et pour ses nombreux théâtres à Bagnolet, à Villers-Cotterêts ou chez Mademoiselle Guimard, les Proverbes dramatiques de Carmontelle mettent en scène des incidents insolites ou farfelus de la vie quotidienne, peignent une galerie de personnages curieux et ridicules et se présentent sous forme de devinette, invitant le spectateur à « trouver » la maxime proverbiale cachée derrière l’action. Ils procurent ainsi un double « plaisir de reconnaissance » : du réel et de la formule omise. Ils varient du pastiche au portrait, de la scène de genre à la farce, de l’élégante conversation mondaine à la facétie graveleuse ou scatologique. Leur légèreté apparente ne saurait faire oublier leur potentiel instructif, qui tisse parfois un lien avec leur contrepartie pédagogique, ni leur postérité dans l’histoire littéraire : pillés sans façon déjà par les contemporains, ils constituent un modèle et une source d’inspiration pour le théâtre de Musset et pour ses épigones jusqu’à la fin du xixe siècle, d’Octave Feuillet à Paul Bourget.

18La parade est un autre genre qui partage avec le proverbe une grande liberté d’expression et un lien privilégié avec les théâtres de société, où elle connaît un essor remarquable dans la première moitié du xviiie siècle. Comme le proverbe, mais de manière encore plus ouvertement affichée, elle témoigne d’une crise et d’un renouveau du théâtre du temps, nourri de classicisme et en même temps désireux d’en dépasser les règles trop strictes. Le public des théâtres de société, généralement cultivé et privilégié, est à la fois passionné, gourmand et connaisseur de théâtre, mais aussi bien souvent las et blasé des spectacles offerts par les scènes officielles. Jennifer Ruimi montre comment la parade de société vient répondre précisément à ces besoins d’une manière ludique et irrévérencieuse. Genre sans règles, la parade fonde en effet son esthétique sur un dérèglement méthodique, et plus précisément sur une subversion des principes de l’esthétique classique. Au lieu de la clarté, on rencontrera donc une confusion généralisée, au lieu de la vraisemblance l’invraisemblable, voire le nonsense, au lieu des bienséances, une messéance généralisée à grand renfort d’équivoques scabreuses. La volonté de se construire et de s’inventer par opposition aux genres et aux théâtres privilégiés est marquée encore par la forte veine parodique, que ce soit à travers la reprise du répertoire classique ou la critique en action des nouveaux genres qui émergent sur les scènes publiques, comme la comédie larmoyante ou le vaudeville. La parade tisse ainsi un rapport étroit et continuel avec le théâtre plus noble et officiel. Pour reprendre une expression de Jacques Scherer, elle fait figure d’anti-théâtre28, produisant un contraste par lequel l’expérience théâtrale elle-même ne peut sortir que vivifiée.

19Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval propose une nouvelle lecture de l’expérience théâtrale très particulière menée par Sade en prison, d’abord à Sainte-Pélagie, puis à Charenton, en l’interprétant dans la perspective des théâtres de société. Sans exclure la valeur thérapeutique de cette expérience, généralement mise en avant par la critique actuelle, cette approche montre bien comment celle-ci a tout au plus valeur de caution, voire de prétexte. L’inscription dans la tradition du théâtre de société fournit en effet une interprétation plus profonde et globale du phénomène, le reliant tant aux précédents théâtres de société animés par Sade à La Coste ou à Mazan qu’au contexte général des théâtres privés du xviiie siècle. Dans cette perspective, il apparaît clairement que le projet est animé par un désir de recréer des formes de sociabilité mondaine en milieu carcéral et que le rapport entre Coulmier, le directeur de l’hospice de Charenton, et Sade est calqué sur celui qui liait habituellement les riches commanditaires et leurs ordonnateurs de spectacles attitrés. Quant au répertoire joué, il correspond également aux usages des théâtres de société, mélangeant pièces préexistantes et ouvrages composés ad hoc, souvent de circonstance. Cette conformité est d’autant plus remarquable que le théâtre de Charenton, n’étant pas destiné à un espace privé et à un cercle clos, se situe aux marges du théâtre de société proprement dit et en estompe les frontières.

20Plus théorique, la deuxième partie s’intéresse à des questions de poétique de genre. Le proverbe dramatique s’annonce, il est vrai, telle la parade, comme un genre « sans règles », libre de toute contrainte post-aristotélicienne et garantissant aux dramaturges qui l’adoptent la plus grande autonomie d’expression et d’expérimentation. Emmanuel Viollet-le-Duc écrit par exemple en 1830 que le proverbe « admet tous les tons29 », ouverture d’horizons expressifs plus que bienvenue dans une période de révolutions esthétiques. On peut néanmoins reconstruire une poétique du proverbe telle qu’elle s’élabore à la fin du xviiie siècle et dans la première moitié du xixe. Ce résultat inédit dans le panorama critique actuel émerge de la synergie entre les contributions de Valentina Ponzetto et de Sylvain Ledda. Valentina Ponzetto présente les définitions du proverbe et les éléments distinctifs de son esthétique tels qu’ils se dégagent de l’analyse conjointe de deux corpus : les discours paratextuels autographes ou allographes qui accompagnent les éditions de recueils de proverbes dramatiques au xviiie et au xixe siècle, et les représentations métathéatrales d’auteurs et de comédiens de société en train de concevoir, d’organiser, de répéter ou de jouer des proverbes. Malgré l’absence d’une codification normative, l’extrême souplesse du genre et son évolution sur l’arc de plus de deux siècles, des caractères constants, qu’on pourra donc considérer comme distinctifs du genre, émergent avec clarté : le rapport nécessaire avec une maxime donnée, une recherche de simplicité et de naturel dans l’écriture comme dans le jeu préconisé, un but moral et instructif, plus ou moins ouvertement didactique selon les publics visés, et un choix d’actualité et de réalisme qui vise à toucher de près le spectateur, l’invitant à un retour sur lui-même. Sylvain Ledda propose quant à lui une réflexion à partir des poétiques dramatiques publiées autour de 1830 qui, de manière différente, tentent de définir le genre du proverbe dramatique. Dans l’orbe du théâtre de Musset, Sylvain Ledda montre ainsi comment le genre échappe à une réglementation fixe. Une telle plasticité est confirmée par deux notions qu’il étudie, celle du ludisme et de l’immédiateté, qui renvoient aux notions d’improvisation que les poéticiens peinent à circonscrire.

21Amélie Calderone aborde de son côté à travers le cas de Mérimée la question du théâtre en revue, un théâtre soi-disant destiné à la lecture plutôt qu’à la représentation et parfois qualifié d’« impossible30 ». L’idée d’un théâtre « à lire », dont la représentation idéale serait confiée à la seule imagination du lecteur, donc libérée de toute sorte d’interdits techniques, esthétiques, politiques ou moraux, est souvent mise en avant au xixe siècle. La Revue de Paris et la Revue des Deux Mondes garantissent à Mérimée la possibilité de donner libre cours à ses inventions formelles et à son ironie irrévérencieuse à l’encontre du pouvoir, notamment ecclésiastique, traits qui semblent fort peu compatibles avec un passage à la scène tant vers 1825-1830, à l’époque de la publication du Théâtre de Clara Gazul, que plus tard, témoin l’échec du Carrosse du Saint-Sacrément à la Comédie-Française en 1850. Plus encore que sur cette production de jeunesse qui a déjà fait l’objet de plusieurs études31, l’attention d’Amélie Calderone se concentre sur le destin des Deux Héritages, « moralité à plusieurs personnages » parue en 1850 dans la Revue des Deux Mondes, puis adaptée par Legouvé en 1876 sous le titre de La Fleur de Tlemcen. La comparaison entre ces deux versions fait émerger clairement les aspects originaux et non-conformistes de la première, qui seront systématiquement supprimés ou régularisés dans la deuxième pour la rendre plus facilement lisible et acceptable pour le public. Il est d’ailleurs intéressant de noter que, même dans cette nouvelle mouture, la pièce est destinée principalement aux théâtres de société, qui ont connu un renouveau d’engouement sous le Second Empire. Legouvé la fait en effet paraître dans le cadre de la série du Théâtre de campagne qu’il dirige d’abord dans le journal Le Temps, ensuite pour une collection du même nom en 9 volumes chez Ollendorf32.

22Prolongeant la réflexion sur l’esthétique du proverbe et sur les questions soulevées par un théâtre qui se présente comme programmatiquement écrit en vue de la seule lecture, Hélène Laplace-Claverie étudie le Théâtre chimérique de Jean Richepin, s’arrêtant en particulier sur le « proverbe-pastorale » Faire sans dire, qui met en scène des brebis précieuses, des moutons langoureux et un bélier en rut. Malgré l’emprunt d’un titre à Musset, cette pièce s’inscrit dans la lignée d’un théâtre érotique privé, semi-clandestin et très performatif à la manière du xviiie siècle libertin33, plutôt que dans celle des comédies et proverbes de salon très bavards qui fleurissent dans la deuxième moitié du xixe siècle à l’imitation de Musset. Provocateur et érudit à la fois, Richepin s’avère surtout un expérimentateur, et c’est cette dernière perspective qui s’avère la plus intéressante et opératoire pour lire le Théâtre chimérique34, véritable laboratoire d’inventions et d’hybridations formelles qui tourne en ridicule, critique, et collatéralement éclaire dans un même mouvement fantaisies postromantiques, raffinements symbolistes, prédilections fin-de-siècle pour le monologue ou le théâtre en vers et tentatives d’avant-garde de se libérer de la tyrannie du modèle de la « pièce bien faite ».

23C’est justement sous le signe de l’expérimentation – formelle, générique, technique – que nous avons rassemblé les interventions de la troisième partie. Les liens entre les innovations techniques dans le domaine de la scénographie et les rapides évolutions connues par la scène théâtrale au xixe siècle font l’objet de la contribution de Ioan Pop-Curşeu. Il y montre comment les inventions de deux décorateurs de génie, Daguerre et Cicéri, ont joué un rôle essentiel dans la transformation de l’aspect visuel des spectacles et par extension aussi dans certains changements majeurs dans le système des genres. Ainsi les décors somptueux ou mystérieux de Cicéri et les recherches sur la profondeur de champ visuel et les effets de lumière simulant le passage du temps qu’on peut obtenir grâce à l’éclairage au gaz menées par Daguerre pour ses dioramas soutiennent le développement du drame romantique, qui prône l’éclatement des unités de temps et de lieu. Plus tard, le développement du daguerréotype, puis de la photographie, soutient une exigence croissante de fidélité et d’exactitude dans la représentation de la réalité, qui est inséparable du drame réaliste et naturaliste. Inversement, on rappellera, avec Roland Barthes et Arnaud Rykner35, que c’est le théâtre, et plus exactement les théâtres mineurs, les spectacles de curiosités des panoramas animés de la Restauration à la passion renouvelée pour la pantomime dans la seconde moitié du siècle, qui a fourni la plus grande impulsion au développement de la photographie et des spectacles d’optique à l’origine du cinéma, dans un cercle parfait d’influences fructueuses.

24L’expérimentation esthétique et formelle érigée en système, l’appel à la liberté d’expression la plus absolue et une bonne dose de provocation caractérisent l’art des avant-gardes. Ștefana Pop-Curşeu étudie ces aspects dans les textes et les spectacles théâtraux des dadaïstes, des surréalistes et des constructivistes russes sous l’angle de la folie assumée, du jeu et de la subversion, en traçant plusieurs parallèles avec la tradition des soties du xve et du xvie siècle. Cette reprise de formes anciennes, bien entendu revues avec des codes expressifs modernes, participe d’un mouvement de réaction contre le théâtre naturaliste, perçu comme trop conventionnel et désormais mécanique, qui en ce début du xxe siècle pousse les artistes à chercher des sources d’inspiration par exemple dans l’art rituel africain ou dans l’Extrême Orient. L’écriture dramatique se fragmente ainsi en sketches, mini-pièces et saynètes peuplées de personnages allégoriques et funambulesques qui évoquent le théâtre du Moyen Âge ; les lois de la logique et du réalisme sont remplacées par l’a-causalité et l’anti-naturalisme symbolique ; le masque de la folie s’empare du langage, où règnent les jeux de mots, les coq-à-l’âne, l’amphigouri et autres figures du discours qui exaltent le nonsense ou la pure matérialité sonore de la langue. Le rôle de l’auteur, les aspects matériels de la représentation et le rapport au public sont également remis en question. Comme le bouffon ou le sot médiéval, l’artiste d’avant-garde pratique la création collective, se met directement en scène, se veut performeur, anticipant une tendance très en vogue aujourd’hui. Ces performances accordent une grande importance à des éléments non verbaux, tels que la danse, les cris, l’emploi des masques, la violence gestuelle. Le but assumé est la déstabilisation du spectateur qui, ainsi provoqué, devrait devenir alerte et participatif.

25En dialogue avec l’avant-garde et dans son prolongement, le cabaret-théâtre tel qu’il se développe dans les années qui suivent la deuxième Guerre Mondiale représente un lieu de création théâtrale jusqu’à présent presque ignoré par l’histoire littéraire. Marine Wisniewski se penche sur ces lieux décentrés et mineurs, mais très vivants et d’un indéniable intérêt dans le Paris des années 1940 et 1950, tels que furent, notamment, le Théâtre de la Huchette ou le Théâtre de Poche, la Rose Rouge ou le cabaret d’Agnès Capri. Sa contribution a le grand mérite de mettre en lumière le rôle et la place de ces scènes et des répertoires qu’elles accueillent dans le champ théâtral de l’après-guerre et dans l’histoire du théâtre. D’une part, les petits « spectacles de minuit » et les cabarets partagent une communauté esthétique, notamment sur le plan de la mise en crise de la structure dramatique et du langage, avec la dramaturgie du « nouveau théâtre » de Beckett, Ionesco, Adamov ou Tardieu, dont les œuvres ont souvent passé par les petites scènes alternatives avant de toucher un plus vaste public. D’autre part, le cabaret, avec ses lieux et répertoires de petit format et son fonctionnement lié à un réseau de sociabilité favorise la recherche, l’expérimentation, l’apprentissage. Il se fait ainsi « le relais d’une certaine idée de la création théâtrale pensée comme […] un laboratoire de recherches », déjà prônée par Dullin et Copeau, qui s’avère « encore très vivante aujourd’hui où nombre de performances scéniques et de productions dramatiques sont présentées comme autant de works-in-progress ».

26Au fil de ces pages, nous avons essayé de nous interroger sur le rôle de ce que nous avons appelé « théâtres en liberté », sur les fils rouges qui peuvent relier des expériences à première vue fort différentes et sur l’intérêt que celles-ci peuvent présenter aujourd’hui pour les chercheurs comme pour les praticiens du théâtre.

Notes

1 Bernard Dort, « Le texte et la scène : pour une nouvelle alliance », dans Le Spectateur en dialogue, Paris, POL, 1995, p. 271.

2 Victor Hugo, projet de préface, cité dans Le Théâtre en liberté, éd. Arnaud Laster, Paris, Gallimard, « Folio Classique », 2002, p. xxv.

3 Lettre inédite de Juliette Drouet à Victor Hugo du 25 février 1867, citée dans ibid., p. xxvi.

4 Sylvie Jouanny, « Avant-Propos », dans Marginalités et théâtres, Saint-Genouph, Nizet, 2003, p. 8.

5 Martine de Rougemont, La Vie théâtrale en France au xviiie siècle, Paris-Genève, Champion-Slatkine, 1988. Comme son titre l’indique, ce travail de synthèse se veut pluridisciplinaire. Il appréhende le monde du théâtre sous tous ses aspects, comme littérature dramatique, mais aussi comme art de la représentation et fait social inséré dans un contexte historique, économique, politique, culturel. Tous les « genres dramatiques » (chap. I), et les « thèmes et répertoires » (chap. II) y ont donc droit de cité au même titre.

6 David Trott, Théâtre du xviiie siècle. Jeux, écritures, regards. Essai sur les spectacles en France de 1700 à 1790, Montpellier, Éditons Espaces 34, 2000 ; Histoire et recueil des Lazzis, édité par Judith Curtis et David Trott, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, no 338, Oxford, Voltaire Foundation, 1996 ; Id., « Histoire et Recueil des Lazzis : le fonctionnement des jeux de théâtre secrets à Paris en 1731-1732 », Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, no 319, Oxford, Voltaire Foundation, 1994, p. 117-128 ; Id., « De l’improvisation au Théâtre des Boulevards : le parcours de la parade entre 1708 et 1756 », dans La « Commedia dell’Arte », le théâtre forain et les spectacles de plein air en Europe (xvie-xviiie siècles), éd. Irène Mamczarz, Paris, Klincksieck, 1998, p. 157-165 ; Id., « Qu’est-ce que le théâtre de société ? », Revue d’Histoire du Théâtre, 2005-I, p. 7-20.

7 Voir Françoise Rubellin (dir.), Théâtre de la Foire. Anthologie de pièces inédites. 1712-1736, Les Matelles, Éditions Espaces 34, 2005. Marie-Laure Girou-Swiderski, Stéphanie Massé et Françoise Rubellin (dir.), Ris, masques et tréteaux. Aspects du théâtre du xviiie siècle, Mélanges en hommage à David A. Trott, Québec, Presses de l’Université de Laval, 2008. Pauline Beaucé et Françoise Rubellin (dir.), Parodier l’opéra : pratiques, formes et enjeux, préface de Paul Aron, Les Matelles, Éditions Espaces 34, 2015 ; ainsi que tous les travaux de son équipe du Centre d’étude des théâtres de la Foire et de la Comédie-Italienne à l’Université de Nantes.

8 Outre les trois volumes cités (Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval, Madame de Genlis et le théâtre d’éducation au xviiie siècle, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, no 350, Oxford, Voltaire Foundation, 1997 ; Le Théâtre de société : un autre théâtre ?, Paris, Champion, 2003 ; Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval et Dominique Quéro (dir.), Les Théâtres de société au xviiie siècle, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2005), voir aussi les nombreux articles des mêmes auteurs et un autre volume collectif codirigé par eux, Charles Collé, 1709-1783 : au cœur de la République des lettres, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013.

9 Jean-Claude Yon et Nathalie Le Gonidec (dir.), Tréteaux et paravents : le théâtre de société au xixe siècle, Paris, Créaphis éditions, 2012.

10 Olivier Bara, Le Théâtre de l’Opéra-Comique sous la Restauration. Enquête autour d’un genre moyen, Hildesheim, Zürich, New-York, Georg Olms Verlag, 2001.

11 Françoise Dubor, L’Art de parler pour ne rien dire. Le monologue fumiste, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2005.

12 Roxane Martin, La Féerie romantique sur les scènes parisiennes, 1791-1864, Paris, Champion, 2007. Hélène Laplace-Claverie, Modernes féeries. Le théâtre du xxe siècle entre réenchantement et désenchantement, Paris, Champion, 2007.

13 Jennifer Ruimi, La Parade de société au xviiie siècle, une forme dramatique oubliée, Paris, Champion, 2015.

14 Voir les travaux de Jean-Claude Yon sur Scribe et de Violaine Héraud sur Feydeau, ainsi que le volume collectif Le Vaudeville à la scène, dir. Violaine Heyraud et Ariane Martinez, Grenoble, ELLUG, 2015.

15 Voir Sylvain Ledda, « Théâtre et scènes historiques », dans Le Théâtre français du xixe siècle, dir. Hélène Laplace-Claverie, Sylvain Ledda, Florence Naugrette, Paris, L’Avant-scène théâtre, 2008, p. 95-104 ; Jean-Marie Thomasseau, « Ludovic Vitet et l’école de l’impossible théâtre », dans Impossibles théâtres xixe-xxe siècles, Chambéry, Éditions Comp’Act, 2005, p. 15-25 ; Claudine Grossir, « Le Globe, berceau d’un nouveau genre dramatique : la scène historique », Médias 19, Presse et scène au xixe siècle, dir. Olivier Bara et Marie-Ève Thérenty, en ligne, mis à jour le 19 octobre 2012, URL : http://www.medias19.org/index.php?id=2952.

16 Voir Marielle Macé, rubrique « Genres » de l’Atelier de théorie littéraire de Fabula, en ligne, mis à jour le 27 février 2015, URL : http://www.fabula.org/atelier.php?Genres.

17 Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978.

18 Plusieurs recherches récentes ont montré la voie en croisant des approches d’histoire littéraire, d’histoire culturelle, d’esthétique des genres et d’esthétique de la réception. Outre les projets de recherche déjà mentionnés sur les théâtres de société, d’éducation et de la foire, on citera à ce propos les travaux du Centre des Recherches Révolutionnaires et Romantiques de l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et de l’UMR LIRE de Lyon 2. Le premier a organisé, entre 1998 et 2001, des cycles de journées d’études autour des formes de spectacles hybrides et inclassables au tournant des xviiie et xixe siècles, qui ont donné lieu au volume La Scène bâtarde, entre Lumières et Romantisme, dir. Philippe Bourdin et Gérard Loubinoux, Clermont-Ferrand, Service Universités Culture, 2004. Quant au LIRE, le programme quadriennal 2008-2012, dirigé par Olivier Bara, « Le théâtre populaire avant le Théâtre National Populaire, 1750-1914 », conclu par un colloque homonyme, a développé une réflexion complexe et innovante sur les enjeux et les modèles d’un théâtre « du peuple » en partant de l’idée d’opposer les curiosités foraines aux théâtres officiels.

19 Voir Impossibles théâtres xixe-xxe siècles, dir. Bernadette Bost, Jean-François Louette et Bertrand Vibert, Chambéry, Éditions Comp’Act, 2005 ; Karen Quigley, If there is an unstageable: a synchronic exploration, PhD thesis, King’s College London, 2013 ; L’Injouable au théâtre, dir. Alice Folco et Séverine Ruset, Revue d’histoire du théâtre, no 267, 2015-III. Le numéro 19 de Fabula-LhT, revue en ligne, aura pour sujet Les Conditions du théâtre. Le théâtralisable et le théâtralisé (éd. Romain Bionda, sortie prévue en 2017).

20 Selon l’article 1er du décret, présenté par Le Chapelier le 13 janvier et approuvé par le roi le 19 « Tout citoyen pourra élever un théâtre public, et y faire représenter des pièces de tous les genres, en faisant, préalablement à l’établissement de son théâtre, sa déclaration à la municipalité du lieu. » Sur le décret et ses conséquences, voir Patrick Berthier, Le Théâtre en France de 1791 à 1828, Paris, Champion, 2014, chap. 1.

21 Voir Jean-Claude Yon (dir.), Les Spectacles sous le Second Empire, Paris, Armand Colin, 2010, en particulier Romuald Féret, « Le décret du 6 janvier 1864 : la liberté des théâtres ou l’affirmation d’une politique culturelle municipale », p. 51-60 et Geneviève Faye, « Le renouvellement des salles de théâtre à Paris après le décret de 1864 », p. 61-71.

22 Geneviève Faye, « Le renouvellement des salles de théâtre à Paris après le décret de 1864 », dans Les Spectacles sous le Second Empire, op. cit., p. 62.

23 Sur la censure théâtrale en France, voir notamment les travaux d’Odile Krakovitch et ses inventaires des manuscrits de la censure et procès-verbaux des censeurs conservés aux Archives nationales.

24 Voir Odile Krakovitch, « Les Romantiques et la censure au théâtre », Romantisme, no 38, 1982, p. 36.

25 Pour la définition du théâtre de société voir les introductions de Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval, Le Théâtre de société : un autre théâtre ?, op. cit., p. 11-24 et Jean-Claude Yon, Tréteaux et paravents : le théâtre de société au xixe siècle, op. cit., p. 13-28.

26 Daniel Sangsue, La Relation parodique, Paris, José Corti, 2007.

27 Marie-Emmanuelle Plagnol-Diéval, Madame de Genlis et le théâtre d’éducation au xviiie siècle, op. cit., p. 16-22 ; Martine de Rougemont, La Vie théâtrale en France au xviiie siècle, op. cit., p. 300-304 ; Pierre Peyronnet, « Le théâtre d’éducation des jésuites », Dix-huitième siècle, no 8, 1976, p. 107-120.

28 Voir Jacques Scherer, Théâtre et anti-théâtre au xviiie siècle, Oxford, Clarendon Press, 1975.

29 Emmanuel Viollet-le-Duc, Précis de dramatique, ou De l’art de composer et exécuter les pièces de théâtre, Paris, Bureau de l’« Encyclopédie portative », 1830, « Du proverbe », p. 164.

30 Voir le volume Impossibles théâtres xixe-xxe siècles, op. cit., en particulier la première partie, « Des monstres romantiques au règne de la féerie ».

31 Voir notamment Mérimée et le théâtre, actes de la journée d’études du 28 novembre 2014 (Université Paris-Sorbonne), organisée par le CELLF (Université Paris-Sorbonne), le CÉRÉdI (Université de Rouen), le CRP19 (Université Sorbonne-Nouvelle), et la Société Mérimée. Textes réunis par Xavier Bourdenet et Florence Naugrette. Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », no 14, 2015, en ligne, URL : http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?merimee-et-le-theatre.html

32 Théâtre de campagne. Recueil de comédies de salon par les meilleurs auteurs contemporains, éd. Ernest Legouvé, Paris, Ollendorf, 1886.

33 Voir sur ce sujet l’anthologie Théâtre érotique français au xviiie siècle, éd. Jean-Jacques Pauvert, Paris, Terrain vague, 1993 ; Delisle de Sales, Théâtre d’amour et Baculard d’Arnaud, L’Art de foutre ou Paris foutant, éd. Thomas Wynn, London, Modern Humanities Research Association, 2011 ; Stéphanie Massé, Les Saturnales des Lumières. Théâtre érotique clandestin dans la France du xviiie siècle, thèse de doctorat, Université du Québec Trois-Rivières, 2008.

34 Rappelons que la page de titre du recueil annonce « Vingt-sept actes de pantomime, à-propos, sotie, proverbe, pastorale, comédie, intermède, dialogue, drame, parade, ballet, mimodrame, moralité, féerie, mystère, don juanerie, saynète, fausterie, séance académique, farce, conférence-mime, en prose et en vers » (Jean Richepin, Théâtre chimérique, Paris, Fasquelle, 1896).

35 Roland Barthes, La Chambre claire. Note sur la photographie, Paris, Gallimard, 1980 ; Arnaud Rykner, « La pantomime comme réponse théâtrale aux nouvelles images dans la seconde moitié du xixe siècle », dans La Littérature à l’ère de la reproductibilité technique. Penser la représentation II, dir. Pierre Piret, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 151-167, cités dans la contribution d’Ioan Pop-Curșeu.

Pour citer ce document

Valentina Ponzetto, « Introduction » dans Théâtres en liberté du xviiie au xxe siècle. Genres nouveaux, scènes marginales ?,

Actes du colloque international organisé les 31 mai et 1er juin 2013 par Valentina Ponzetto à l’Université de Genève avec le soutien du Fonds National de la recherche Suisse ; publiés sous la direction de Valentina Ponzetto (FNS / Université de Lausanne) avec la collaboration de Sylvain Ledda (CÉRÉdI – EA 3229)

© Publications numériques du CÉRÉdI, « Actes de colloques et journées d’étude », n° 19, 2017

URL : http://publis-shs.univ-rouen.fr/ceredi/index.php?id=419.

Quelques mots à propos de :  Valentina Ponzetto

Université de Lausanne
FNS
Valentina Ponzetto est professeure boursière du Fonds National de la Recherche Suisse (FNS) et enseigne à l’Université de Lausanne. Ses recherches portent sur la littérature dramatique, la dramaturgie et la vie théâtrale des xviiie et xixe siècles, sur l’esthétique des genres dramatiques et sur les héritages et transferts culturels entre les xviiie et xixe siècles. Elle est l’auteur de Musset ou la nostalgie libertine (Genève, Droz, 2007), ainsi que d’une quarantaine d’articles et collabore aux projets internationaux d’édition critique des Œuvres complètes d’Alfred de Musset, George Sand et Eugène Labiche. Déjà responsable à l’Université de Genève d’un projet de recherche quadriennal du FNS sur le genre du proverbe dramatique, elle dirige à l’Université de Lausanne le projet de recherche Théâtres de société. Entre Lumières et Second Empire.